Ir al contenido principal

La escritura pura de Irma Blank



Irma Blank es una artista que ha hecho del lenguaje el eje de su investigación. En este caso el lenguaje actúa como una posibilidad semántica contenida en los trazos de unos textos que no nos significan nada, pero cuya grafía insondable nos remite al gesto tal vez más humano en esencia: la palabra escrita.

De origen alemán, Irma Blank (Celle, 1934) tuvo que enfrentarse a las barreras que impone la lengua cuando se estableció en Sicilia en 1955. La experiencia de desconocer el idioma le hizo ver la relación, a veces tan frágil, que existe entre la palabra y el pensamiento. Así, a finales de los años sesenta inició una serie de trabajos conocidos como Eigenschriften en los que con colores pasteles repetía constantemente un signo sobre una superficie de papel hasta crear una escritura asemántica de gran atractivo visual.

En 1973 se trasladó a Milán, se acercó a la poesía concreta y comenzó a exponer en algunos espacios de arte y librerías. En esta época realiza la serie titulada Trascrizioni, que son hojas calcadas a mano de la maquetación de periódicos y libros de poesía o filosofía. Nuevamente, no reproduce las palabras sino la distribución de los renglones sobre la hoja de papel como medio para hacer evidente las fronteras lingüísticas y la apertura simbólica de la comunicación visual.

En estos años, Blank se desempeña como profesora de artes plásticas en institutos de secundaria. De allí que las condiciones de concentración que le exige su trabajo artístico la obliguen a trabajar en el silencio de la noche. Este entorno revelará un aspecto singular de su obra, la dimensión acústica que proviene del trazo del instrumento de dibujo sobre el soporte. De tal modo, la labor de Irma Blank se manifiesta no solo dentro de los límites visuales sino en una sensorialidad más amplia que puede expandirse por el espacio expositivo.



En 1983, da un paso más allá en el planteamiento de su trabajo con los Radical Writings, una serie que asume una escritura lineal que tiene como pausa la duración de la respiración de la artista. Esta consideración del cuerpo en la conceptualización de la obra se manifiesta a través de dibujos y pinturas de gran formato donde busca una mayor integración entre color y escritura. A través de óleos, acrílicos y acuarelas aplicados sobre lienzo o papel se observa un desarrollo místico de tonos rosas y violetas y del azul como una alusión a la idea de infinito que rodea a la palabra y el libro.



A finales de los noventa, Irma Blank se concentra en dos series que desarrolla en paralelo. En Hyper-Text superpone palabras que extrae de tres idiomas y que traslada al lienzo mediante la técnica de la serigrafía. En Avant-testo se decide, en cambio, por un trabajo plenamente manual a través de un trazo circular que hace con bolígrafos Bic sobre lienzo o poliéster, en un esfuerzo cuyo resultado monocromo se torna densamente poético.

El interés lingüístico que siempre ha acompañado las indagaciones de esta artista se concretan en Global Writings, una serie de trabajos que hace en el año 2000, ya sea a mano o mediante ordenadores. Para ello crea un alfabeto de ocho consonantes que expresado en libros y textos alude a un lenguaje incomprensible pero universal a la vez.

La etapa más reciente en la trayectoria de Irma Blank se hace eco de las vicisitudes que han afectado su salud y la llevan a desarrollar una obra en la que se propone superar la adversidad física. Titulada como Gehen-Second Life, son hojas sueltas o cuadernos donde se vale de líneas para señalar el límite y la continuidad.

La experiencia de Irma Blank se puede traducir en el esfuerzo de despojar a la escritura de sentido y a partir de allí, del silencio semántico del texto, ver la posibilidad de alcanzar lo que ella llama “un acto puro de escritura”, que ya no se corresponde con el ámbito del saber sino del ser. Esa estructura que desnuda Blank con sus obras sería “el hogar del ser”, el de un texto abierto que en su energía significativa se desprende de su literalidad para abrirse a lo visual.


"Blank, Irma Blank". Bombas Gens. Centre d'Art. Del 7 de octubre de 2021 al 20 de marzo de 2022. Comisariado: Johana Carrier, Joana P. R. Neves. Más información en: bombasgens.com

Comentarios

Entradas populares de este blog

Lygia Pape: figura fundamental del neoconcretismo brasileño

Lygia Pape fue una artista brasileña fundamental del movimiento neoconcreto. Pionera en la exploración de la abstracción geométrica, la participación del espectador y la experiencia sensorial. Obras como Tecelares , Libro del tiempo y Divisor desafiaron las fronteras del arte tradicional. La obra de Lygia Pape ha tenido un gran impacto en el arte contemporáneo, tanto en Brasil como en el extranjero. Su trabajo ha inspirado a nuevas generaciones de artistas a explorar la abstracción, la participación del espectador y la experiencia sensorial. Lygia Pape. Foto: autor desconocido, via Wikipedia Lygia Pape nació el 7 de abril de 1927 en Nova Friburgo, Brasil. Estudió grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, donde se graduó en 1954. Su formación en grabado la marcó profundamente, influenciando su posterior trabajo con la abstracción geométrica y la exploración de materiales y técnicas. A mediados de la década de 1950, Pape se involucró con el movimiento de arte con

Nam June Paik: pionero del videoarte y visionario tecnológico

 Nam June Paik, nacido en Seúl, Corea del Sur, el 20 de julio de 1932, fue un artista visionario que trascendió las fronteras tradicionales del arte para convertirse en pionero del videoarte y figura clave en la exploración del potencial creativo de las tecnologías emergentes. Su vida y obra estuvieron marcadas por una constante búsqueda de nuevas formas de expresión artística, desafiando las convenciones y abriendo nuevos caminos para la creación artística en la segunda mitad del siglo XX. Paik pasó su infancia en Corea y Japón, donde recibió una educación musical clásica. En 1950, debido al estallido de la Guerra de Corea, su familia se vio obligada a desplazarse, primero a Hong Kong y luego a Japón. En Tokio, Paik completó sus estudios en la Universidad de Tokio, graduándose en 1956 con una licenciatura en Historia del Arte y Música. Inmersión en el mundo del arte y Fluxus Tras graduarse, Paik se trasladó a Alemania Occidental, donde se sumergió en el vibrante ambiente artístico de

James Baldwin: el escritor y el activista

James Baldwin fue un escritor estadounidense que desafió las normas y utilizó su creatividad como herramienta de activismo social. Gracias a su exilio en París pudo conseguir un espacio más libre para explorar temas tabúes y desarrollar su voz como escritor. James Balwin, 1969. Foto: Allan Warren, vía Wikipedia James Baldwin (Nueva York, 1924-Saint-Paul de Vence, 1987) fue un novelista estadounidense, además de ensayista, dramaturgo, poeta y activista por los derechos civiles. Es reconocido por novelas como Ve y dilo en la montaña , el ensayo El fuego la próxima vez o piezas teatrales como Blues para Mr. Charlie . Como escritor, Baldwin desarrolló su obra desde la búsqueda de la libertad creadora a pesar de las críticas que esto le acarreaba entre el público, una libertad que se expresó en el planteamiento de temas complejos sobre la humanidad y la existencia. Activo entre 1947 y 1985, su vida y su obra tuvieron que enfrentar el sistema de opresión e intolerancia hacia los ciudadanos

“Le mouvement”: la exposición que marcó el inicio del arte cinético

En 1955, la exposición “Le mouvement” se interesó por la promoción de un nuevo concepto de arte surgido de las posibilidades que ofrecía la ciencia en cuanto creación e impacto social. A través de la exploración de varias acepciones del movimiento, la muestra propuso una visión muy completa del momento más actual del arte. Artistas que se iniciaban entonces como Soto o Agam hasta los ya consagrados como Calder o Duchamp se incluyeron en la selección. La promoción de un nuevo concepto de arte En el París de la posguerra, la galerista Denise René (1913-2012) asumió la promoción de nuevas expresiones para el arte contemporáneo. En la primavera de 1955, inauguró una exposición que abrió caminos para el relanzamiento definitivo del arte abstracto geométrico. Conocida como “Le mouvement”, la muestra reivindicó los aportes de la ciencia en el estudio de la energía y sus posibilidades de un mayor impacto y alcance en lo social. Mediante el fomento de las ilusiones ópticas y las impresiones ret

Atsuko Tanaka: la expansión de la pintura

La artista Atsuko Tanaka (1932-2005) forma parte de la generación que lideró la vanguardia creadora en Japón a partir de la posguerra. En los años cincuenta, Tanaka se incorporó a grupos experimentales como Zero-kai y Gutai, donde fue una de sus figuras más destacadas. Famosa por obras como Electric Dress (1956) y Work (Bell, 1956), su trabajo es una indagación no convencional para expandir los límites de la pintura a través de la luz, el sonido y los objetos cotidianos. Una generación marcada por la posguerra La artista Atsuko Tanaka nació el 10 de febrero de 1932 en la ciudad portuaria de Osaka, en Japón. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por eventos como el bombardeo de Osaka en 1945 y la posterior rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El entorno cultural que rodeó a los jóvenes durante la posguerra se vio bastante animado por el espíritu de reconstrucción y libertades. Este ambiente influirá en gran medida en el desarrollo de un arte de vanguardia dirigido a d

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama, artista japonesa nacida en 1929, es un referente dentro del minimalismo y el arte pop. Conocida por sus obras con lunares infinitos, explora temas como la identidad y la locura a través de diversos medios. Reconocida internacionalmente, sigue creando a sus 95 años. María Leis Yayoi Kusama nació en Matsumoto, Japón, el 22 de marzo de 1929. Desde pequeña, se sintió atraída por el arte como forma de expresión y escape de una vida familiar compleja. Su padre, un comerciante adinerado, mantenía relaciones extramaritales y ejercía un control estricto sobre la familia. Kusama encontró refugio en la naturaleza y en la creación artística, plasmando en sus dibujos alucinaciones y visiones que experimentaba desde temprana edad. En 1950, a pesar de la oposición de su familia, Kusama se mudó a Kioto para estudiar pintura Nihonga, un estilo tradicional japonés. Sin embargo, su espíritu rebelde la llevó a explorar nuevos caminos artísticos, alejándose de las técnicas convencionales y ad